Corren los años sesenta y la Guerra Fría está en pleno apogeo. Un evento marca una situación de emergencia; tropas soviéticas estarían en Cuba preparando una ofensiva importante contra Estados Unidos. Se trata de la llamada “crisis de los misiles cubanos” y es el hecho público y político más relevante. El espionaje entre las dos superpotencias mundiales se supone tan intenso que se infiltra en una partida de ajedrez que enfrenta, en un evento mundial, a un representante de cada país.
Josh Mansky -Bill Pullman-, brillante matemático, profesor y ex jugador de fuste, es reclutado para reemplazar al representante norteamericano fallecido en extrañas circunstancias. El match es en Varsovia, Polonia y ante el mejor jugador ruso del momento. El desafío es crucial, pero no es esta partida de ajedrez lo más importante. El contexto y la información originada en altas esferas es el objetivo final y en ello el juego es una pieza más y va cobrando mayor relevancia en la medida que avanza la historia.
La cinta resulta interesante porque combina conocidos hechos públicos con una ficción que pone de relieve una trama de espionaje internacional donde ambos bandos despliegan sus mejores cartas, su oficio, inteligencia e inventiva para lograr ventaja en un momento decisivo.
Las personas que acompañan a Josh Mansky, Lotte Verbeek como la Agente Stone y James Bloor como el Agente White, entregan algunos rasgos distintivos de las misiones secretas destinadas a intervenir líneas enemigas. La contraparte rusa es representada por el General Krutov -Aleksey Serebryakov- un duro militar que avanza hacia su objetivo sin ningún tipo de consideración. El antagonismo severo no es una guerra de trinchera sino que es una guerra sicológica, estratégica y posicional, un símil militar al partido de ajedrez que capta la atención de la opinión pública.
El trabajo del director Lukasz Kosmicki permite apreciar al carismático Bill Pullman en un personaje que le sienta bien. La representación de esta mente brillante junto a su presente alcohólico y sin rumbo definido está muy bien lograda y es tal vez el aporte mayor de la cinta junto, claro está, al Director del Palacio de Cultura y Ciencia de Varsovia -Robert Więckiewicz- quien junto con Pullman ofrecen las escenas y diálogos más chispeantes y la vez profundos de la película.
Ficha técnica
Título original: The Coldest Game
Año: 2019
Duración: 96 minutos
País: Polonia
Productora: Watchout Productions / TVN / Next Film / ITI Neovision / Big City Outdoor / The Story Lab / Poreczenia Kredytowe / Galeria Olsnienia Go / Polski Instytut Sztuki Filmowej. Distribuida por Film & TV House
Género: Thriller | Ajedrez. Guerra Fría. Política
Guion: Lukasz Kosmicki, Marcel Sawicki
Música: Lukasz Targosz
Fotografía: Pawel Edelman
Reparto: Bill Pullman, Lotte Verbeek, James Bloor, Robert Wieckiewicz, Aleksey Serebryakov, Corey Johnson, Nicholas Farrell, Evgeniy Sidikhin, Cezary Kosinski, Aleksandr Lobanov, Wojciech Mecwaldowski, Magdalena Boczarska, Andy Beckwith, John Benfield, Ludwik Borkowski, Jim Williams, Phillip Goss, Malgorzata Klara, Ksawery Szlenkier, Artur Krajewski, Dominic Knight, Martin Budny, Marek Ciunel, Marcin Sitek, Artem Manuilov, Marcin Stec, Eugeniusz Malinowski, Anna Moskal, Karolina Tomaszewska, Seth Compton, Grzegorz Emanuel, Patrice Nieckowski, Klaudiusz Kaufmann, Sergiej Kriuczkow, Jan Wojtynski
Dirección: Lukasz Kosmicki
miércoles, 29 de abril de 2020
El silencio del pantano
Basada en el libro homónimo de Juanjo Braulio publicada el año 2016, “El silencio del pantano” narra la historia de “Q”, un escritor de cruentos y brutales asesinatos en formato novela negra. El protagonista, nuestro conocido Pedro Alonso -personifica a Berlin en “La casa de papel”-, lleva una vida íntima y solitaria. Su oficio es escribir y con ello describir algunos sórdidos ambientes de su Valencia natal donde las redes de corrupción y de poder político se entrecruzan con el mundo de la droga, los inmigrantes, los barrios marginales y la violencia.
En 87 minutos, el director Marc Vigil elabora un thriller que va de más a menos. Desde las apacibles escenas iniciales, raudamente pasamos al primer caso; un preludio de lo que sucederá con el correr de los minutos. Mientras “Q” firma ejemplares de su último libro, ya está escribiendo otro donde un conocido político y actual catedrático de economía es secuestrado. ¿Realidad o ficción? No lo sabemos, solo nos dejamos llevar por la historia y sus intrincados recovecos.
El trabajo de fotografía de Isaac Vila y la música de Zeltia Montes destacan en el desarrollo del metraje. Los cuidados aspectos de montaje que apreciamos durante el relato soslayan algunas licencias narrativas que son dejadas al descubierto por un guion que se separa en vertientes. Dos de ellas, las principales, son guiadas por los dos antagonistas; “Q” en una de ellas y Falconetti -Nacho Fresneda- por la otra. Cada uno sigue su ruta e inevitablemente sospechamos que se deben cruzar. Es posible que parte de esta decisión de los escritores Sara Antuña y Carlos de Pando provoque que en términos argumentales la cinta decaiga en su tercera parte y que ese declive sea irremontable.
“El silencio del pantano” es mucho más interesante si la analizamos desde la temática que presenta. Incluso, tomando en cuenta la cantidad de cabos sueltos que nos deja, también agrega un toque de incertidumbre y de preguntas que nosotros debemos resolver. Así y todo, el suspenso se mantiene y la tensión se siente hasta el final, en un recorrido que bien podría resumirse en base a una frase conocida: es muy posible que la realidad supere la ficción.
Ficha técnica
Título original: El silencio del pantano
Año: 2019
Duración: 87 minutos
País: España
Productora: Zeta Cinema / Televisión Española (TVE) / Netflix / TV3
Género: Thriller | Drogas
Guion: Sara Antuña, Carlos de Pando (Novela: Juanjo Braulio)
Música: Zeltia Montes
Fotografía: Isaac Vila
Reparto: Pedro Alonso, Nacho Fresneda, José Ángel Egido, Carmina Barrios, Àlex Monner, Maite Sandoval, Javier Godino, Raúl Prieto, Luis Zahera, Zaira Romero
Dirección: Marc Vigil
En 87 minutos, el director Marc Vigil elabora un thriller que va de más a menos. Desde las apacibles escenas iniciales, raudamente pasamos al primer caso; un preludio de lo que sucederá con el correr de los minutos. Mientras “Q” firma ejemplares de su último libro, ya está escribiendo otro donde un conocido político y actual catedrático de economía es secuestrado. ¿Realidad o ficción? No lo sabemos, solo nos dejamos llevar por la historia y sus intrincados recovecos.
El trabajo de fotografía de Isaac Vila y la música de Zeltia Montes destacan en el desarrollo del metraje. Los cuidados aspectos de montaje que apreciamos durante el relato soslayan algunas licencias narrativas que son dejadas al descubierto por un guion que se separa en vertientes. Dos de ellas, las principales, son guiadas por los dos antagonistas; “Q” en una de ellas y Falconetti -Nacho Fresneda- por la otra. Cada uno sigue su ruta e inevitablemente sospechamos que se deben cruzar. Es posible que parte de esta decisión de los escritores Sara Antuña y Carlos de Pando provoque que en términos argumentales la cinta decaiga en su tercera parte y que ese declive sea irremontable.
“El silencio del pantano” es mucho más interesante si la analizamos desde la temática que presenta. Incluso, tomando en cuenta la cantidad de cabos sueltos que nos deja, también agrega un toque de incertidumbre y de preguntas que nosotros debemos resolver. Así y todo, el suspenso se mantiene y la tensión se siente hasta el final, en un recorrido que bien podría resumirse en base a una frase conocida: es muy posible que la realidad supere la ficción.
Ficha técnica
Título original: El silencio del pantano
Año: 2019
Duración: 87 minutos
País: España
Productora: Zeta Cinema / Televisión Española (TVE) / Netflix / TV3
Género: Thriller | Drogas
Guion: Sara Antuña, Carlos de Pando (Novela: Juanjo Braulio)
Música: Zeltia Montes
Fotografía: Isaac Vila
Reparto: Pedro Alonso, Nacho Fresneda, José Ángel Egido, Carmina Barrios, Àlex Monner, Maite Sandoval, Javier Godino, Raúl Prieto, Luis Zahera, Zaira Romero
Dirección: Marc Vigil
Manchester junto al mar
La tenía en carpeta. Cuando fue premiada el año 2016 no se había aun estrenado en Chile por lo que la deuda quedó pendiente. Ahora, cuatro años después y gracias a que está disponible en streaming, puedo apreciar la cinta y comprender por qué fue reconocida y premiada.
El guionista y director Kenneth Lonergan nos relata en esta cinta la vida de Lee Chandler -Casey Affleck en un sólido rol que le hizo merecedor al premio Oscar al Mejor Actor-, un conserje de edificio en Boston que recibe la noticia de la muerte de su hermano Joe. Obligado a regresar a su pueblo natal, Lee se entera que debe hacerse cargo de su su sobrino Patrick -Lucas Hedges-. El chico tiene 16 años y el testamento de Joe es claro y preciso.
Lo que observamos en la personalidad de Lee al comienzo de la cinta es solo una pequeña parte. Ese joven retraído, tímido y sin mayor interés tiene tras ello una razón de ser. Su pasado es trágico y su vida sufrió un vuelco inesperado. Nada de ello es aventurable en el relato y nos llega de golpe, como una ola gigante, como un terremoto grado ocho.
La cinta es melancólica y triste. Es un drama insospechado con una carga emocional que Affleck transmite en forma brillante. No es solo su carisma, o la forma de hacer suyo el personaje, sino todo lo que implica comunicar con la mirada, con gestos y actitudes un sufrimiento interno del que no puede escapar. El ritmo impreso por Lonergan permite que cada escena tenga su propio peso. No hay prisa, el sentimiento aflora con fuerza y la cámara del director está siempre cercana para capturarlo.
Gran mérito en la elaboración del filme lo tiene el guion escrito por el propio director. Su pausa y su carácter descriptivo permiten que el drama emerja con propiedad logrando que las intervenciones de Michelle Williams, personificando a Randi, la ex esposa de Lee, se sientan profundas y llenas de emotividad.
“Manchester by the Sea” es una visita a los lugares más íntimos de una tragedia insoportable y tal vez imposible de llevar. Surge la resiliencia, el cómo enfrentar algo que indudablemente carcome y destruye cualquier posible futuro. Lee lo intuye pero le cuesta trabajo sobreponerse, sus fuerzas casi no se lo permiten. La relación con Patrick y el recuerdo de Joe son importantes razones para continuar, pero hay una aun más fuerte e importante que se constituye en la columna vertebral de su vida.
Ficha técnica
Título original: Manchester by the Sea
Año: 2016
Duración: 135 minutos
País: Estados Unidos
Productora: Amazon Prime Video / K Period Media / B Story / CMP / Pearl Street Films
Género: Drama | Familia. Cine independiente USA
Música: Lesley Barber
Fotografía: Jody Lee Lipes
Reparto: Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler, Lucas Hedges, Tate Donovan, Erica McDermott, Matthew Broderick, Gretchen Mol, Kara Hayward, Susan Pourfar, Christian J. Mallen, Frankie Imbergamo, Shawn Fitzgibbon, Richard Donelly, Mark Burzenski, Mary Mallen, Stephen Henderson, Ruibo Qian
Guion y Dirección: Kenneth Lonergan
El guionista y director Kenneth Lonergan nos relata en esta cinta la vida de Lee Chandler -Casey Affleck en un sólido rol que le hizo merecedor al premio Oscar al Mejor Actor-, un conserje de edificio en Boston que recibe la noticia de la muerte de su hermano Joe. Obligado a regresar a su pueblo natal, Lee se entera que debe hacerse cargo de su su sobrino Patrick -Lucas Hedges-. El chico tiene 16 años y el testamento de Joe es claro y preciso.
Lo que observamos en la personalidad de Lee al comienzo de la cinta es solo una pequeña parte. Ese joven retraído, tímido y sin mayor interés tiene tras ello una razón de ser. Su pasado es trágico y su vida sufrió un vuelco inesperado. Nada de ello es aventurable en el relato y nos llega de golpe, como una ola gigante, como un terremoto grado ocho.
La cinta es melancólica y triste. Es un drama insospechado con una carga emocional que Affleck transmite en forma brillante. No es solo su carisma, o la forma de hacer suyo el personaje, sino todo lo que implica comunicar con la mirada, con gestos y actitudes un sufrimiento interno del que no puede escapar. El ritmo impreso por Lonergan permite que cada escena tenga su propio peso. No hay prisa, el sentimiento aflora con fuerza y la cámara del director está siempre cercana para capturarlo.
Gran mérito en la elaboración del filme lo tiene el guion escrito por el propio director. Su pausa y su carácter descriptivo permiten que el drama emerja con propiedad logrando que las intervenciones de Michelle Williams, personificando a Randi, la ex esposa de Lee, se sientan profundas y llenas de emotividad.
“Manchester by the Sea” es una visita a los lugares más íntimos de una tragedia insoportable y tal vez imposible de llevar. Surge la resiliencia, el cómo enfrentar algo que indudablemente carcome y destruye cualquier posible futuro. Lee lo intuye pero le cuesta trabajo sobreponerse, sus fuerzas casi no se lo permiten. La relación con Patrick y el recuerdo de Joe son importantes razones para continuar, pero hay una aun más fuerte e importante que se constituye en la columna vertebral de su vida.
Ficha técnica
Título original: Manchester by the Sea
Año: 2016
Duración: 135 minutos
País: Estados Unidos
Productora: Amazon Prime Video / K Period Media / B Story / CMP / Pearl Street Films
Género: Drama | Familia. Cine independiente USA
Música: Lesley Barber
Fotografía: Jody Lee Lipes
Reparto: Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler, Lucas Hedges, Tate Donovan, Erica McDermott, Matthew Broderick, Gretchen Mol, Kara Hayward, Susan Pourfar, Christian J. Mallen, Frankie Imbergamo, Shawn Fitzgibbon, Richard Donelly, Mark Burzenski, Mary Mallen, Stephen Henderson, Ruibo Qian
Guion y Dirección: Kenneth Lonergan
lunes, 20 de abril de 2020
A Fall from Grace
Este thriller despierta más de una sorpresa y también preguntas. Los antecedentes previos se enfocan en la historia de una mujer ya madura, Grace Waters -Crystal Fox-, que comienza a ser seducida por un joven que despierta en ella una nueva ilusión de amor. Es tan idílico, impensable y maravilloso para ser real que a pesar de todas las recomendables precauciones, Grace sucumbe y las consecuencias resultan ser inimaginables.
Al comenzar a verla, la historia tiene otro ángulo. Se trata de una mujer acusada de matar brutalmente a Shannon -Mehcad Brooks-, su marido. El caso es impactante y está en los principales medios de comunicación de un pequeño pueblo de Virginia. La joven abogada Jasmine Bryant -Bresha Webb- es obligada a tomar el caso para pactar con la acusada pues todo se inclina hacia su culpabilidad e incluso ella misma se declara responsable del crimen.
Como vemos, hay dos posibles puntos de partida para el análisis, uno desde la vida de Grace y otro desde el punto de vista jurídico. No sabemos cuál de los dos prima en el guion del director Tyler Perry pues ambos podrían llegar a ser consistentes.
“A Fall from Grace” es inquietante. Grace es culpable por donde se la mire. Las pruebas están todas en su contra, sin embargo hay algo que llama la atención de la joven defensora. Siente que ella es inocente, que se está culpando tal vez por proteger a alguien.
La cinta fluye con algún desorden. Los personajes se configuran razonablemente para que nos formemos una primera visión de cada uno de ellos. Su mejor amiga Sarah -Phylicia Rashad- y su hijo Malcolm -Walter Fauntleroy- se suman a las dudas que nos surgen sobre el actuar de Grace. Por otra parte, Jasmine tiene serias dudas vocacionales. Su jefe la obliga a pactar la culpabilidad de su clienta a pesar de tener una opinión contraria y su marido Jordan -Matthew Law-, un policía activo, trata de apoyarla en momentos donde ella quiere tirar todo por la borda pues está totalmente superada.
La película logra captar la atención y generar tensión en la medida que vemos que nos acercamos a un solo resultado posible. Es allí cuando, Tyler Perry juega sus mejores cartas para mostrarnos que no debemos ser tan confiados como Grace, que no todo lo que vemos es tan claro y que la resolución de esta ficción puede ser diferente.
Ficha técnica
Título original: A Fall from Grace
Año: 2020
Duración: 120 minutos
País: Estados Unidos
Productora: Distribuida por Netflix / Netflix
Género: Thriller
Guion: Tyler Perry
Música: Jay Weigel
Fotografía: Terrence Laron Burke
Reparto: Crystal R. Fox, Adrian Pasdar, Tyler Perry, Cicely Tyson, Phylicia Rashad, Bresha Webb, Mehcad Brooks, Sandra Ellis Lafferty, Nathan Anderson, Michael Rose, Walter Fauntleroy, James William Ballard, Matthew Law, James Healy Jr., Frances Mitchell, Donovan Christie Jr., Danielle Hoetmer, Christina D. Miller, Michael Ray Davis, Angela Marie Rigsby, Sheri Mann Stewart, Lori Lail Marette, Caroline Carter
Dirección: Tyler Perry
Al comenzar a verla, la historia tiene otro ángulo. Se trata de una mujer acusada de matar brutalmente a Shannon -Mehcad Brooks-, su marido. El caso es impactante y está en los principales medios de comunicación de un pequeño pueblo de Virginia. La joven abogada Jasmine Bryant -Bresha Webb- es obligada a tomar el caso para pactar con la acusada pues todo se inclina hacia su culpabilidad e incluso ella misma se declara responsable del crimen.
Como vemos, hay dos posibles puntos de partida para el análisis, uno desde la vida de Grace y otro desde el punto de vista jurídico. No sabemos cuál de los dos prima en el guion del director Tyler Perry pues ambos podrían llegar a ser consistentes.
“A Fall from Grace” es inquietante. Grace es culpable por donde se la mire. Las pruebas están todas en su contra, sin embargo hay algo que llama la atención de la joven defensora. Siente que ella es inocente, que se está culpando tal vez por proteger a alguien.
La cinta fluye con algún desorden. Los personajes se configuran razonablemente para que nos formemos una primera visión de cada uno de ellos. Su mejor amiga Sarah -Phylicia Rashad- y su hijo Malcolm -Walter Fauntleroy- se suman a las dudas que nos surgen sobre el actuar de Grace. Por otra parte, Jasmine tiene serias dudas vocacionales. Su jefe la obliga a pactar la culpabilidad de su clienta a pesar de tener una opinión contraria y su marido Jordan -Matthew Law-, un policía activo, trata de apoyarla en momentos donde ella quiere tirar todo por la borda pues está totalmente superada.
La película logra captar la atención y generar tensión en la medida que vemos que nos acercamos a un solo resultado posible. Es allí cuando, Tyler Perry juega sus mejores cartas para mostrarnos que no debemos ser tan confiados como Grace, que no todo lo que vemos es tan claro y que la resolución de esta ficción puede ser diferente.
Ficha técnica
Título original: A Fall from Grace
Año: 2020
Duración: 120 minutos
País: Estados Unidos
Productora: Distribuida por Netflix / Netflix
Género: Thriller
Guion: Tyler Perry
Música: Jay Weigel
Fotografía: Terrence Laron Burke
Reparto: Crystal R. Fox, Adrian Pasdar, Tyler Perry, Cicely Tyson, Phylicia Rashad, Bresha Webb, Mehcad Brooks, Sandra Ellis Lafferty, Nathan Anderson, Michael Rose, Walter Fauntleroy, James William Ballard, Matthew Law, James Healy Jr., Frances Mitchell, Donovan Christie Jr., Danielle Hoetmer, Christina D. Miller, Michael Ray Davis, Angela Marie Rigsby, Sheri Mann Stewart, Lori Lail Marette, Caroline Carter
Dirección: Tyler Perry
Fractura
Un viaje por el Día de Acción de Gracias termina mal. En una parada del camino, la familia de Ray Monroe -Sam Worthington- sufre una desgracia. Mientras su esposa Joanne -Lily Rabe- busca un objeto olvidado, Peri -Lucy Capri-, su hija, pierde el equilibrio al borde de una construcción a medio terminar. Ray se lanza pero no puede sostenerla y ambos caen al vacío. Con urgencia concurren a un cercano centro asistencial para atender el brazo roto de Peri, sin embargo extraños sucesos suceden al interior del recinto.
El director Brad Anderson narra una historia que capta nuestra atención con el correr de los minutos. Pronto nos enteramos que en el hospital no hay registros de la hija ni de la esposa de Ray. También, usa serie de personajes nos merecen dudas y reparos; la cajera del lugar donde se detuvieron en la carretera, la recepcionista del servicio de salud, el médico que atiende a Peri y el auxiliar de enfermería que las conduce a un piso inferior a través de un privado ascensor para una tomografía..
El suspenso se mantiene con el correr del metraje. El guion nos tiene alerta pues si bien es cierto que el actuar de Ray es extraño, más intrigante es lo que sucede a su alrededor, sobre todo cuando la policía concurre a revisar el lugar y toma en sus manos la situación.
“Fractura” posee una historia que podemos conocer de antemano. La hemos visto en muchas formas y con múltiples variaciones. No obstante aquello, el ritmo de la cinta imprime urgencia y los giros resultan sorpresivos. Su mayor mérito es la confusión que nos genera y la variedad de hipótesis que nos hacemos en la medida que acompañamos al protagonista en su desesperación. Y por cierto debemos esperar hasta el final para despejar las dudas porque por supuesto, ninguna de nuestras posibles soluciones coincide exactamente con la resolución de la trama.
Ficha técnica
Título original: Fractured
Año: 2019
Duración: 100 minutos
País: Estados Unidos
Productora: Koji Productions / Crow Island Films / Macari/Edelstein / Paul Schiff Productions. Distribuida por Netflix
Género: Intriga | Secuestros / Desapariciones
Guion: Alan B. McElroy
Música: Anton Sanko
Fotografía: Björn Charpentier
Reparto: Sam Worthington, Lily Rabe, Stephen Tobolowsky, Adjoa Andoh, Stephanie Sy, Lucy Capri, Lauren Cochrane, Crystal Magian, Derek James Trapp, Dennis Scullard, Natalie Malaika, Will Woytowich, Erik Athavale, Megan Best, Chris Sigurdson, Ernesto Griffith, Dorothy Carroll, Chad Bruce, Mark Dann, Muriel Hogue, Jim Kirby, Lorrie Papadopoulos
Dirección: Brad Anderson
El director Brad Anderson narra una historia que capta nuestra atención con el correr de los minutos. Pronto nos enteramos que en el hospital no hay registros de la hija ni de la esposa de Ray. También, usa serie de personajes nos merecen dudas y reparos; la cajera del lugar donde se detuvieron en la carretera, la recepcionista del servicio de salud, el médico que atiende a Peri y el auxiliar de enfermería que las conduce a un piso inferior a través de un privado ascensor para una tomografía..
El suspenso se mantiene con el correr del metraje. El guion nos tiene alerta pues si bien es cierto que el actuar de Ray es extraño, más intrigante es lo que sucede a su alrededor, sobre todo cuando la policía concurre a revisar el lugar y toma en sus manos la situación.
“Fractura” posee una historia que podemos conocer de antemano. La hemos visto en muchas formas y con múltiples variaciones. No obstante aquello, el ritmo de la cinta imprime urgencia y los giros resultan sorpresivos. Su mayor mérito es la confusión que nos genera y la variedad de hipótesis que nos hacemos en la medida que acompañamos al protagonista en su desesperación. Y por cierto debemos esperar hasta el final para despejar las dudas porque por supuesto, ninguna de nuestras posibles soluciones coincide exactamente con la resolución de la trama.
Ficha técnica
Título original: Fractured
Año: 2019
Duración: 100 minutos
País: Estados Unidos
Productora: Koji Productions / Crow Island Films / Macari/Edelstein / Paul Schiff Productions. Distribuida por Netflix
Género: Intriga | Secuestros / Desapariciones
Guion: Alan B. McElroy
Música: Anton Sanko
Fotografía: Björn Charpentier
Reparto: Sam Worthington, Lily Rabe, Stephen Tobolowsky, Adjoa Andoh, Stephanie Sy, Lucy Capri, Lauren Cochrane, Crystal Magian, Derek James Trapp, Dennis Scullard, Natalie Malaika, Will Woytowich, Erik Athavale, Megan Best, Chris Sigurdson, Ernesto Griffith, Dorothy Carroll, Chad Bruce, Mark Dann, Muriel Hogue, Jim Kirby, Lorrie Papadopoulos
Dirección: Brad Anderson
viernes, 17 de abril de 2020
Amor. Boda. Azar
Disponible en Netflix.
Remake de la película francesa “Plan de Table”, del año 2012, “Amor. Boda. Azar” presenta dos versiones de una misma fiesta de matrimonio. Jack -Sam Claflin- es el hermano de Hayley -Eleanor Tomlinson-, la novia. A la boda concurren numerosos invitados aunque la acción se desarrolla entre unos pocos: la ex novia de Jack, Amanda -Freida Pinto- y su novio Chaz -Allan Mustafa-; Bryan -Joel Fry-, un aspirante a actor y “dama de honor”, Dina -Olivia Munn-, una joven que tiene enamorado a Jack desde un casual encuentro tres años atrás y Marc -Jack Farthing- un “no invitado” que guarda un secreto que puede arruinar el matrimonio.
Esta comedia dirigida por Dean Craig tiene dos partes bien diferenciadas. En la primera, los sucesos son lineales y la forma de enfrentarlos incorpora los mejores momentos de la cinta. Acá vemos el plan de Hayley para neutralizar a Marc con unas gotas para dormir, observamos a Jack en su reencuentro con Dina, las ridículas discusiones de Amanda con Chaz y tal vez lo más destacable, lo que le sucede a Bryan entregándole un protagonismo inesperado. En la segunda, la otra versión o lo que responde al “Repeat” del título, carece de la chispa inicial y poco a poco se diluye perdiendo frescura e interés.
La película provoca risas aunque las situaciones sean bastante comunes, y en algunos casos incluso de mal gusto. Las expectativas que genera se cumplen porque las confusiones y los enredos son finalmente los elementos con los que el guion logra su juego. El ritmo es dinámico, sobre todo en la primera hora de metraje, lo que ayuda a que la historia fluya y resulte entretenida.
“Amor. Boda. Azar” es liviana y permite pasar un buen rato. Si nos soltamos y estamos dispuestos, vamos a reír. No esperemos mayor profundidad ni mucha emoción. Solo debemos dejar que la historia transcurra y ojalá nos dejemos sorprender. Más que mal, ver una comedia de este tipo, cuando en el mundo los temas son de la mayor importancia y las consecuencias de vida o muerte, relajarnos con una historia sencilla y con un adecuado nivel de producción puede ser un bálsamo agradable para un tiempo indudablemente complejo.
Ficha técnica
Título original: Love. Wedding. Repeat
Año: 2020
Duración: 100 minutos
País: Reino Unido
Productora: Notorious Pictures / Tempo Productions Limited. Distribuida por Netflix
Género: Romance. Comedia | Comedia romántica. Bodas. Remake
Guion: Dean Craig, Francis Nief, Christelle Raynal
Fotografía: Hubert Taczanowski
Reparto: Sam Claflin, Olivia Munn, Freida Pinto, Eleanor Tomlinson, Aisling Bea, Joel Fry, Jack Farthing, Tim Key, Allan Mustafa, Alexander Forsyth, Stefano Patti
Dirección: Dean Craig
Esta comedia dirigida por Dean Craig tiene dos partes bien diferenciadas. En la primera, los sucesos son lineales y la forma de enfrentarlos incorpora los mejores momentos de la cinta. Acá vemos el plan de Hayley para neutralizar a Marc con unas gotas para dormir, observamos a Jack en su reencuentro con Dina, las ridículas discusiones de Amanda con Chaz y tal vez lo más destacable, lo que le sucede a Bryan entregándole un protagonismo inesperado. En la segunda, la otra versión o lo que responde al “Repeat” del título, carece de la chispa inicial y poco a poco se diluye perdiendo frescura e interés.
La película provoca risas aunque las situaciones sean bastante comunes, y en algunos casos incluso de mal gusto. Las expectativas que genera se cumplen porque las confusiones y los enredos son finalmente los elementos con los que el guion logra su juego. El ritmo es dinámico, sobre todo en la primera hora de metraje, lo que ayuda a que la historia fluya y resulte entretenida.
“Amor. Boda. Azar” es liviana y permite pasar un buen rato. Si nos soltamos y estamos dispuestos, vamos a reír. No esperemos mayor profundidad ni mucha emoción. Solo debemos dejar que la historia transcurra y ojalá nos dejemos sorprender. Más que mal, ver una comedia de este tipo, cuando en el mundo los temas son de la mayor importancia y las consecuencias de vida o muerte, relajarnos con una historia sencilla y con un adecuado nivel de producción puede ser un bálsamo agradable para un tiempo indudablemente complejo.
Ficha técnica
Título original: Love. Wedding. Repeat
Año: 2020
Duración: 100 minutos
País: Reino Unido
Productora: Notorious Pictures / Tempo Productions Limited. Distribuida por Netflix
Género: Romance. Comedia | Comedia romántica. Bodas. Remake
Guion: Dean Craig, Francis Nief, Christelle Raynal
Fotografía: Hubert Taczanowski
Reparto: Sam Claflin, Olivia Munn, Freida Pinto, Eleanor Tomlinson, Aisling Bea, Joel Fry, Jack Farthing, Tim Key, Allan Mustafa, Alexander Forsyth, Stefano Patti
Dirección: Dean Craig
miércoles, 15 de abril de 2020
Mi niña
Disponible en VTR.
Jade -Thaïs Alessandrin- es la hija menor de Héloïse -Sandrine Kiberlain-. Con 18 años recién cumplidos se apronta a seguir sus estudios en Canadá. Mientras prepara su examen final del que depende su futuro, la cercana relación con su madre aumenta en estrés en la medida que se acerca el momento de su viaje. Ella es la menor sin embargo es la favorita de su madre. Héloïse no lo esconde ni menos pretende cambiarlo; Jade tiene privilegios y ventajas respecto a sus dos hermanos mayores.
La cineasta Lisa Azuelos construye una historia sobre madre-hija basada en su estrecho contacto. La madre sobreprotectora y la hija mimada se estereotipan al máximo en una narración lineal que con imágenes del pasado, intercala fragmentos que explican la vida de la familia desde el divorcio de sus padres. Y es que los recuerdos son trascendentes para Héloïse. Ella filma todo con su celular para poder recordarlo posteriormente.
El guion original escrito por la misma directora enfatiza los rasgos emocionales de las protagonistas. El seguimiento de sus acciones, de sus diferencias y por supuesto sus complicidades, pone en relieve los lazos profundos que las unen. No resulta fácil para la madre ver crecer a su hija, comprender sus sueños y desafíos, respetar su privacidad. Para la hija tampoco es sencillo asimilar el futuro desapego físico. Sin embargo, la aventura del porvenir es algo que le impulsa vitalmente.
“Mon bébé” denota sensibilidad. La cámara sigue -y persigue- reacciones, las provoca y se nutre de ellas para configurar la narración. La exageración de rasgos sigue la misma línea aunque por momentos se haga demasiado obvia, se abuse un poco e incluso genere distancia.
En sus 85 minutos me pregunto qué quiere decir la directora. Me hago una y otra vez la pregunta y no logro una respuesta que me deje tranquilo. También me asalta la duda sobre el conflicto principal. ¿Es la separación física que se va a concretar en poco tiempo o hay algo más de fondo? ¿Qué sucede con los otros dos hermanos? ¿Tienen algo más que decir al respecto o solo asumen que Jade es la favorita y ya?
Por supuesto las respuestas acuden siempre como hipótesis pues hay mucho fondo que se podría desprender de la forma en la que se aborda la historia. Sin embargo, y ya con un poco de distancia, me asoma una respuesta diferente y que me hace girar la perspectiva. “Mon bébé”, más que analizarla hay que sentirla. El relato cobra así un ángulo distinto para descubrir y apreciar.
Ficha técnica
Título original: Mon bébé
Año: 2019
Duración: 85 minutos
País: Francia
Productora: Love is in the Air / Pathe Films. Distribuida por Pathé
Género: Comedia. Drama | Comedia dramática. Familia
Guion: Lisa Azuelos
Fotografía: Antoine Sanier
Reparto: Arnaud Valois, Sandrine Kiberlain, Yvan Attal, Patrick Chesnais, Thaïs Alessandrin, Victor Belmondo, Arthur Benzaquen, Sarah Deffeyes, Marie Bouvet, Chloé Zahar
Dirección: Lisa Azuelos
Jade -Thaïs Alessandrin- es la hija menor de Héloïse -Sandrine Kiberlain-. Con 18 años recién cumplidos se apronta a seguir sus estudios en Canadá. Mientras prepara su examen final del que depende su futuro, la cercana relación con su madre aumenta en estrés en la medida que se acerca el momento de su viaje. Ella es la menor sin embargo es la favorita de su madre. Héloïse no lo esconde ni menos pretende cambiarlo; Jade tiene privilegios y ventajas respecto a sus dos hermanos mayores.
La cineasta Lisa Azuelos construye una historia sobre madre-hija basada en su estrecho contacto. La madre sobreprotectora y la hija mimada se estereotipan al máximo en una narración lineal que con imágenes del pasado, intercala fragmentos que explican la vida de la familia desde el divorcio de sus padres. Y es que los recuerdos son trascendentes para Héloïse. Ella filma todo con su celular para poder recordarlo posteriormente.
El guion original escrito por la misma directora enfatiza los rasgos emocionales de las protagonistas. El seguimiento de sus acciones, de sus diferencias y por supuesto sus complicidades, pone en relieve los lazos profundos que las unen. No resulta fácil para la madre ver crecer a su hija, comprender sus sueños y desafíos, respetar su privacidad. Para la hija tampoco es sencillo asimilar el futuro desapego físico. Sin embargo, la aventura del porvenir es algo que le impulsa vitalmente.
“Mon bébé” denota sensibilidad. La cámara sigue -y persigue- reacciones, las provoca y se nutre de ellas para configurar la narración. La exageración de rasgos sigue la misma línea aunque por momentos se haga demasiado obvia, se abuse un poco e incluso genere distancia.
En sus 85 minutos me pregunto qué quiere decir la directora. Me hago una y otra vez la pregunta y no logro una respuesta que me deje tranquilo. También me asalta la duda sobre el conflicto principal. ¿Es la separación física que se va a concretar en poco tiempo o hay algo más de fondo? ¿Qué sucede con los otros dos hermanos? ¿Tienen algo más que decir al respecto o solo asumen que Jade es la favorita y ya?
Por supuesto las respuestas acuden siempre como hipótesis pues hay mucho fondo que se podría desprender de la forma en la que se aborda la historia. Sin embargo, y ya con un poco de distancia, me asoma una respuesta diferente y que me hace girar la perspectiva. “Mon bébé”, más que analizarla hay que sentirla. El relato cobra así un ángulo distinto para descubrir y apreciar.
Ficha técnica
Título original: Mon bébé
Año: 2019
Duración: 85 minutos
País: Francia
Productora: Love is in the Air / Pathe Films. Distribuida por Pathé
Género: Comedia. Drama | Comedia dramática. Familia
Guion: Lisa Azuelos
Fotografía: Antoine Sanier
Reparto: Arnaud Valois, Sandrine Kiberlain, Yvan Attal, Patrick Chesnais, Thaïs Alessandrin, Victor Belmondo, Arthur Benzaquen, Sarah Deffeyes, Marie Bouvet, Chloé Zahar
Dirección: Lisa Azuelos
Obsesión secreta
Disponible en Netflix.
Jennifer -Brenda Song- no recuerda nada. Despierta con severas heridas en un hospital. Junto a ella está Russell -Mike Vogel-. Le dice que es su marido, pero ella no lo reconoce. Ha sufrido un accidente que casi le cuesta la vida y la secuela más dolorosa es la pérdida de memoria. Por supuesto, las cosas no son como parecen y las inconsistencias se van sucediendo con rapidez. ¿Nada nuevo bajo el sol, en una historia que tiene múltiples versiones? Algo de aquello hay en “Secret Obsession”.
El director Peter Sullivan toma un guion escrito conjuntamente con Kraig Wenman y da forma a un thriller predecible. ¿Es un defecto que sea así? No necesariamente. Podemos estar de acuerdo en que la cinta no contiene ninguna novedad. También podemos concordar que la trama no es original. Incluso podríamos coincidir en que lo obvio hace perder el interés. Sin embargo, un punto se sobrepone a lo señalado precedentemente; es entretenida.
En ocasiones no necesitamos de un producto elaborado con una racionalidad que nos deje pensativos ni algo que nos remueva emocionalmente. A veces, una cinta bien desarrollada, bien ejecutada y que sigue los parámetros básicos de su género, sin prometer falsas ilusiones pero entregando el piso que le pedimos, satisface las expectativas.
“Secret Obsession” cumple ese mínimo e incluso tal vez un poquito más. El rol del detective Frank Page -Dennis Haysbert-, agrega cercanía, nos invita a ir con él para descubrir el misterio pues en otro relámpago del guion podemos dudar de lo que vemos, de lo que adivinamos y de lo predecible que es el argumento. Cierto, quedan cosas abiertas, personajes que no se terminan de componer ni comprender y otros detalles a la deriva. Yo, al menos, lo excuso, tal vez por un nivel de exigencia menor y porque el resultado son 97 minutos de un suspenso conocido que mantiene la intriga hasta el final.
Ficha técnica
Título original: Secret Obsession
Año: 2019
Duración: 97 minutos
País: Estados Unidos
Productora: Hybrid. Distribuida por Netflix
Género: Thriller | Thriller psicológico
Guion: Peter Sullivan, Kraig Wenman
Música: James Dooley
Fotografía: Eitan Almagor
Reparto: Brenda Song, Mike Vogel, Dennis Haysbert, Paul Sloan, Ashley Scott, Daniel Booko, Blair Hickey, Scott Peat, Jim Hanna, Michael Patrick McGill, Alan Pietruszewski, Ciarra Carter, Eric Etebari, Joyce Greenleaf, Kati Salowsky, Jennifer Peo, Bella Stine, Elayn J. Taylor
Dirección: Peter Sullivan
Jennifer -Brenda Song- no recuerda nada. Despierta con severas heridas en un hospital. Junto a ella está Russell -Mike Vogel-. Le dice que es su marido, pero ella no lo reconoce. Ha sufrido un accidente que casi le cuesta la vida y la secuela más dolorosa es la pérdida de memoria. Por supuesto, las cosas no son como parecen y las inconsistencias se van sucediendo con rapidez. ¿Nada nuevo bajo el sol, en una historia que tiene múltiples versiones? Algo de aquello hay en “Secret Obsession”.
El director Peter Sullivan toma un guion escrito conjuntamente con Kraig Wenman y da forma a un thriller predecible. ¿Es un defecto que sea así? No necesariamente. Podemos estar de acuerdo en que la cinta no contiene ninguna novedad. También podemos concordar que la trama no es original. Incluso podríamos coincidir en que lo obvio hace perder el interés. Sin embargo, un punto se sobrepone a lo señalado precedentemente; es entretenida.
En ocasiones no necesitamos de un producto elaborado con una racionalidad que nos deje pensativos ni algo que nos remueva emocionalmente. A veces, una cinta bien desarrollada, bien ejecutada y que sigue los parámetros básicos de su género, sin prometer falsas ilusiones pero entregando el piso que le pedimos, satisface las expectativas.
“Secret Obsession” cumple ese mínimo e incluso tal vez un poquito más. El rol del detective Frank Page -Dennis Haysbert-, agrega cercanía, nos invita a ir con él para descubrir el misterio pues en otro relámpago del guion podemos dudar de lo que vemos, de lo que adivinamos y de lo predecible que es el argumento. Cierto, quedan cosas abiertas, personajes que no se terminan de componer ni comprender y otros detalles a la deriva. Yo, al menos, lo excuso, tal vez por un nivel de exigencia menor y porque el resultado son 97 minutos de un suspenso conocido que mantiene la intriga hasta el final.
Ficha técnica
Título original: Secret Obsession
Año: 2019
Duración: 97 minutos
País: Estados Unidos
Productora: Hybrid. Distribuida por Netflix
Género: Thriller | Thriller psicológico
Guion: Peter Sullivan, Kraig Wenman
Música: James Dooley
Fotografía: Eitan Almagor
Reparto: Brenda Song, Mike Vogel, Dennis Haysbert, Paul Sloan, Ashley Scott, Daniel Booko, Blair Hickey, Scott Peat, Jim Hanna, Michael Patrick McGill, Alan Pietruszewski, Ciarra Carter, Eric Etebari, Joyce Greenleaf, Kati Salowsky, Jennifer Peo, Bella Stine, Elayn J. Taylor
Dirección: Peter Sullivan
lunes, 13 de abril de 2020
Wild Rose
Disponible en Amazon Prime.
En esta bella película de sueños y esperanzas, Rose-Lynn Harlan -Jessie Buckley-, es una joven inquieta, con una voz privilegiada, gran talento, carisma y un anhelo: triunfar como cantante de música country. En su ciudad, Glasgow, las limitaciones que tiene son frustrantes. Acaba de pasar un año en la cárcel y sus dos hijos pequeños la necesitan más que nunca. Marion -Julie Walters-, su madre, le ha ayudado en este tiempo, sin embargo requiere que Rose-Lynn acepte su realidad, se responsabilice de sí misma y principalmente de sus hijos.
Tom Harper filma con emoción cada escena de esta película. Su protagonista, Jessie Buckley, posee un caudal comunicativo que entrega vigor al metraje. Su personalidad es un volcán y su esencia llena la pantalla, incluso en los momentos más íntimos de la película. Su deseo es algo superior. El sueño de emigrar, de ir por más y de surgir se contrapone a sus deberes de madre. No vive una situación fácil, hay en ello una contradicción vital.
La cinta explora el lado más íntimo de la protagonista. Configura una realidad difícil de evadir. Rose-Lynn trabaja limpiando una casa para poder ganar un sustento mientras su ideal permanece intacto. Tanto es así que la dueña percibe el gran deseo de la joven y le ofrece ayuda. Surge el conflicto central, la opción, el camino a escoger: privilegia sus sueños o se hace cargo de sus hijos y de su realidad.
“Wild Rose” habla de esperanza y anhelos. También habla de familia y responsabilidad. ¿Dónde está la línea? ¿Son compatibles o son opuestos absolutos? El relato avanza mientras nosotros nos involucramos con Rose-Lynn. Vemos el viaje a Londres, a la BBC, como “la gran oportunidad”. Observamos su trayecto y sus acciones con preocupación y cautela. Incluso censuramos gran parte, pero seguimos con ella, compartimos su camino, alentamos su sueño.
La voz de Jessie Buckley es encantadora y percibimos por ello lo trascendente que es cantar para la protagonista. En este viaje también vemos el camino de maduración -duro, a golpes, a veces brutal- que Rose se resiste a enfrentar. Pero en este tránsito obligado, el tiempo y las circunstancias hacen su trabajo, permiten detenerse a observar las raíces y lo esencial de la vida. Descubrirlo no es sencillo para ella y su aprendizaje es tan desgarrador como la emoción de su canto, un canto que surge desde lo más profundo de su alma y que le une intrínsecamente a su familia, a su ciudad y a su vida.
Ficha técnica
Título original: Wild Rose
Año: 2018
Duración: 101 minutos
País: Reino Unido
Productora: BFI Film Fund / Creative Scotland / Fable Pictures / Film4 Productions. Distribuida por Neon
Género: Drama | Música
Guion: Nicole Taylor
Música: Jack C. Arnold
Fotografía: George Steel
Reparto: Jessie Buckley, Julie Walters, Sophie Okonedo, Jamie Sives, Ashley Shelton, James Harkness, Gemma McElhinney, Tracy Wiles, J. Thomas Bailey, Daniel Campbell, James McElvar, Janey Godley, Vanya Eadie, Jeffrey Wilkerson, Aly Bain, Marianne McIvor, Neil MacColl, Phil Cunningham, Stuart Nisbet
Dirección: Tom Harper
En esta bella película de sueños y esperanzas, Rose-Lynn Harlan -Jessie Buckley-, es una joven inquieta, con una voz privilegiada, gran talento, carisma y un anhelo: triunfar como cantante de música country. En su ciudad, Glasgow, las limitaciones que tiene son frustrantes. Acaba de pasar un año en la cárcel y sus dos hijos pequeños la necesitan más que nunca. Marion -Julie Walters-, su madre, le ha ayudado en este tiempo, sin embargo requiere que Rose-Lynn acepte su realidad, se responsabilice de sí misma y principalmente de sus hijos.
Tom Harper filma con emoción cada escena de esta película. Su protagonista, Jessie Buckley, posee un caudal comunicativo que entrega vigor al metraje. Su personalidad es un volcán y su esencia llena la pantalla, incluso en los momentos más íntimos de la película. Su deseo es algo superior. El sueño de emigrar, de ir por más y de surgir se contrapone a sus deberes de madre. No vive una situación fácil, hay en ello una contradicción vital.
La cinta explora el lado más íntimo de la protagonista. Configura una realidad difícil de evadir. Rose-Lynn trabaja limpiando una casa para poder ganar un sustento mientras su ideal permanece intacto. Tanto es así que la dueña percibe el gran deseo de la joven y le ofrece ayuda. Surge el conflicto central, la opción, el camino a escoger: privilegia sus sueños o se hace cargo de sus hijos y de su realidad.
“Wild Rose” habla de esperanza y anhelos. También habla de familia y responsabilidad. ¿Dónde está la línea? ¿Son compatibles o son opuestos absolutos? El relato avanza mientras nosotros nos involucramos con Rose-Lynn. Vemos el viaje a Londres, a la BBC, como “la gran oportunidad”. Observamos su trayecto y sus acciones con preocupación y cautela. Incluso censuramos gran parte, pero seguimos con ella, compartimos su camino, alentamos su sueño.
La voz de Jessie Buckley es encantadora y percibimos por ello lo trascendente que es cantar para la protagonista. En este viaje también vemos el camino de maduración -duro, a golpes, a veces brutal- que Rose se resiste a enfrentar. Pero en este tránsito obligado, el tiempo y las circunstancias hacen su trabajo, permiten detenerse a observar las raíces y lo esencial de la vida. Descubrirlo no es sencillo para ella y su aprendizaje es tan desgarrador como la emoción de su canto, un canto que surge desde lo más profundo de su alma y que le une intrínsecamente a su familia, a su ciudad y a su vida.
Ficha técnica
Título original: Wild Rose
Año: 2018
Duración: 101 minutos
País: Reino Unido
Productora: BFI Film Fund / Creative Scotland / Fable Pictures / Film4 Productions. Distribuida por Neon
Género: Drama | Música
Guion: Nicole Taylor
Música: Jack C. Arnold
Fotografía: George Steel
Reparto: Jessie Buckley, Julie Walters, Sophie Okonedo, Jamie Sives, Ashley Shelton, James Harkness, Gemma McElhinney, Tracy Wiles, J. Thomas Bailey, Daniel Campbell, James McElvar, Janey Godley, Vanya Eadie, Jeffrey Wilkerson, Aly Bain, Marianne McIvor, Neil MacColl, Phil Cunningham, Stuart Nisbet
Dirección: Tom Harper
El silencio de la ciudad blanca
Disponible en Netflix.
Vitoria, Álava (España), corre el año 2016. Dos cadáveres aparecen desnudos en la cripta de la Catedral Vieja. ¿Un ritual? ¿Algo ya conocido? Hace 20 años fue encarcelado un asesino serial que procedía de la misma forma y que aun está en la cárcel. ¿Es entonces un seguidor o el asesino es otro?
El caso lo toma el inspector Unai López de Ayala -Javier Rey- quien con la ayuda de Estíbaliz -Aura Garrido- investigan las pistas que los nuevos crímenes van entregando. La situación es de máxima tensión. Él encerró al culpable hace dos décadas, sin embargo la secuencia de asesinatos ahora continua. Aumenta la incertidumbre. El cuerpo policial a cargo de Alba Díaz de Salvatierra -Belén Rueda- parece tener el rumbo extraviado.
Daniel Calparsoro filma un guion de Roger Danès y Alfred Pérez Fargas sobre la novela homónima de Eva García Sáenz de Urturi. El relato va de más a menos pues un comienzo trepidante va lentamente cediendo con ciertas licencias las que no logran crear un piso sólido. Pero, si la historia es interesante y atrapa en un comienzo, ¿qué genera que decaiga con el correr de los minutos? Acá me permito un adelanto como excepción. La incertidumbre de quién es el asesino se despeja pronto y es reemplazada por conocer el momento en que será descubierto, por lo que esa nueva tensión se mantiene hasta el final. Lo que decae es cierto interés en el relato y debemos averiguar por qué.
Cuando tenemos una historia de este tipo podemos mantener la incógnita como punto de interés máximo. Sin embargo, si no lo hacemos, corremos el riesgo de mover el punto de tensión y no recuperarlo. Algo de esto pasa en “El silencio de la ciudad blanca” y se acentúa pues la opción del guion es privilegiar la trama del misterio. Los personajes no son su foco de atención por lo que no logramos definirlos bien y tampoco logramos hacerlos nuestros. La poca profundidad en su caracterización -más enfocada en su acción que en su razón de ser, en sus características, en su humanidad- no genera cercanía e inconscientemente pasamos por alto detalles que tal vez nos pueden ayudar a conectarnos más con la historia. Ni siquiera las menciones a las redes sociales aportan sustancia, siendo que son actuales, cercanas y generan opinión.
La novela en la que se basa la historia es una trilogía y esta es la primera entrega. Tal vez por ello aun queda material para continuar no usando aun todo lo disponible. El potencial es indudable y quizá debamos esperar la secuela para un repunte en la narración. Calparsoro es hábil con la cámara y la fotografía de Josu Inchaustegui es precisa para un filme de estas características por lo que queda esperar una continuación ya que esta primera parte nos deja con gusto a poco. Más que mal, en ocasiones ir de menos a más es una buena opción que permite gradualidad e interés. Ojalá esta sea una de esas oportunidades.
Ficha técnica
Título original: El silencio de la ciudad blanca
Año: 2019
Duración: 110 minutos
País: España
Productora: Atresmedia Cine / Rodar y Rodar
Género: Thriller. Intriga | Asesinos en serie
Guion: Roger Danès, Alfred Pérez Fargas (Novela: Eva García Sáenz de Urturi)
Música: Fernando Velázquez
Fotografía: Josu Inchaustegui
Reparto: Belén Rueda, Javier Rey, Aura Garrido, Manolo Solo, Àlex Brendemühl, Sergio Donado, Ramón Barea, Itziar Ituño, Pedro Casablanc, Rubén Ochandiano, Richard Sahagún, Ramón Agirre, Josean Bengoetxea, Itziar Aizpuru, Joseba Apaolaza
Dirección: Daniel Calparsoro
Vitoria, Álava (España), corre el año 2016. Dos cadáveres aparecen desnudos en la cripta de la Catedral Vieja. ¿Un ritual? ¿Algo ya conocido? Hace 20 años fue encarcelado un asesino serial que procedía de la misma forma y que aun está en la cárcel. ¿Es entonces un seguidor o el asesino es otro?
El caso lo toma el inspector Unai López de Ayala -Javier Rey- quien con la ayuda de Estíbaliz -Aura Garrido- investigan las pistas que los nuevos crímenes van entregando. La situación es de máxima tensión. Él encerró al culpable hace dos décadas, sin embargo la secuencia de asesinatos ahora continua. Aumenta la incertidumbre. El cuerpo policial a cargo de Alba Díaz de Salvatierra -Belén Rueda- parece tener el rumbo extraviado.
Daniel Calparsoro filma un guion de Roger Danès y Alfred Pérez Fargas sobre la novela homónima de Eva García Sáenz de Urturi. El relato va de más a menos pues un comienzo trepidante va lentamente cediendo con ciertas licencias las que no logran crear un piso sólido. Pero, si la historia es interesante y atrapa en un comienzo, ¿qué genera que decaiga con el correr de los minutos? Acá me permito un adelanto como excepción. La incertidumbre de quién es el asesino se despeja pronto y es reemplazada por conocer el momento en que será descubierto, por lo que esa nueva tensión se mantiene hasta el final. Lo que decae es cierto interés en el relato y debemos averiguar por qué.
Cuando tenemos una historia de este tipo podemos mantener la incógnita como punto de interés máximo. Sin embargo, si no lo hacemos, corremos el riesgo de mover el punto de tensión y no recuperarlo. Algo de esto pasa en “El silencio de la ciudad blanca” y se acentúa pues la opción del guion es privilegiar la trama del misterio. Los personajes no son su foco de atención por lo que no logramos definirlos bien y tampoco logramos hacerlos nuestros. La poca profundidad en su caracterización -más enfocada en su acción que en su razón de ser, en sus características, en su humanidad- no genera cercanía e inconscientemente pasamos por alto detalles que tal vez nos pueden ayudar a conectarnos más con la historia. Ni siquiera las menciones a las redes sociales aportan sustancia, siendo que son actuales, cercanas y generan opinión.
La novela en la que se basa la historia es una trilogía y esta es la primera entrega. Tal vez por ello aun queda material para continuar no usando aun todo lo disponible. El potencial es indudable y quizá debamos esperar la secuela para un repunte en la narración. Calparsoro es hábil con la cámara y la fotografía de Josu Inchaustegui es precisa para un filme de estas características por lo que queda esperar una continuación ya que esta primera parte nos deja con gusto a poco. Más que mal, en ocasiones ir de menos a más es una buena opción que permite gradualidad e interés. Ojalá esta sea una de esas oportunidades.
Ficha técnica
Título original: El silencio de la ciudad blanca
Año: 2019
Duración: 110 minutos
País: España
Productora: Atresmedia Cine / Rodar y Rodar
Género: Thriller. Intriga | Asesinos en serie
Guion: Roger Danès, Alfred Pérez Fargas (Novela: Eva García Sáenz de Urturi)
Música: Fernando Velázquez
Fotografía: Josu Inchaustegui
Reparto: Belén Rueda, Javier Rey, Aura Garrido, Manolo Solo, Àlex Brendemühl, Sergio Donado, Ramón Barea, Itziar Ituño, Pedro Casablanc, Rubén Ochandiano, Richard Sahagún, Ramón Agirre, Josean Bengoetxea, Itziar Aizpuru, Joseba Apaolaza
Dirección: Daniel Calparsoro
Diecisiete
Disponible en Netflix.
Héctor -Biel Montoro- lleva un tiempo internado en un centro de menores. Confinado por su timidez y su poca sociabilidad es permanente blanco de burlas. Sus fallidos intentos de escape no han logrado cambiar un escenario que es cada día más insoportable. Pero llega un perro -forma parte de un programa integral de terapia- que provoca en él un cambio radical. Pasa a ser su sentido, su razón de ser, sin embargo, “Oveja” es adoptado. Entonces Héctor intenta fugarse una vez más y esta vez para ir a buscarlo.
“Diecisiete”, del director Daniel Sánchez Arévalo, narra la historia íntima de un joven a quien la vida solo le ha dado golpes. Está en régimen de menores pues su vida no tiene más horizonte que subsistir y los atracos son tal vez la única manera. Ismael -Nacho Sánchez-, su hermano, vive en una autocaravana. Héctor recurre a él cuando logra escapar quien, sin demasiada empatía, acepta ayudarle.
Gracias a un guion original del mismo director, “Diecisiete” explora desde un ángulo diferente la relación de dos hermanos. Ambos son muy distintos, sin embargo el lazo que los une, borroso en un principio, es mucho más fuerte de lo que imaginamos. Héctor tiene una especial preocupación por la “abuela” postrada en cama y con crecientes problemas para respirar a pesar del oxígeno que se le suministra. La aventura de encontrar a “Oveja” obliga a sacarla de la institución donde se encuentra y llevarla junto a ellos en el recorrido.
La cinta tiene un tono sencillo y profundo a la vez. El vigor de Héctor y la calma de Ismael se complementan. Dan cuenta de caras opuestas de una misma moneda que avanzan chocando la mayor de las veces sin un norte claro. Héctor tiene una mente brillante, una memoria privilegiada. La jueza de menores lo conminó a considerar en el código penal todos los delitos cometidos y él se lo aprendió completo. Pero su poca sociabilidad y falta de comunicación no le permite avanzar. Ismael, por su parte, tiene problemas con su novia. ¿Le ha dejado o ha huido? Nada es claro, a pesar de los intentos de su hermano por aclarar el asunto.
“Diecisiete” invita a recorrer un camino con ironía y humor. Una historia en la que podemos entrar si nos dejamos seducir por la personalidad de los hermanos y empatizamos con ellos. La cinta es una apertura a explorar los conflictos internos de sus personajes, su relación y su entorno. Un viaje que revela orfandad, precariedad y falta de oportunidad. También destaca valores, profundiza la hermandad y deja abierta la puerta a una rehabilitación que no necesariamente sigue los caminos formales.
Ficha técnica
Título original: Diecisiete
Año: 2019
Duración: 100 minutos
País: España
Productora: Atípica Films. Distribuida por Netflix
Género: Drama. Comedia | Road Movie. Familia. Adolescencia. Perros/Lobos
Guion: Daniel Sánchez Arévalo
Música: Julio de la Rosa
Fotografía: Sergi Vilanova
Reparto: Biel Montoro, Nacho Sánchez, Lola Cordón, Iñigo Aranburu, Itsaso Arana, Kandido Uranga, Carolina Clemente, Jorge Cabrera, Chani Martín, Mamen Duch
Dirección: Daniel Sánchez Arévalo
Héctor -Biel Montoro- lleva un tiempo internado en un centro de menores. Confinado por su timidez y su poca sociabilidad es permanente blanco de burlas. Sus fallidos intentos de escape no han logrado cambiar un escenario que es cada día más insoportable. Pero llega un perro -forma parte de un programa integral de terapia- que provoca en él un cambio radical. Pasa a ser su sentido, su razón de ser, sin embargo, “Oveja” es adoptado. Entonces Héctor intenta fugarse una vez más y esta vez para ir a buscarlo.
“Diecisiete”, del director Daniel Sánchez Arévalo, narra la historia íntima de un joven a quien la vida solo le ha dado golpes. Está en régimen de menores pues su vida no tiene más horizonte que subsistir y los atracos son tal vez la única manera. Ismael -Nacho Sánchez-, su hermano, vive en una autocaravana. Héctor recurre a él cuando logra escapar quien, sin demasiada empatía, acepta ayudarle.
Gracias a un guion original del mismo director, “Diecisiete” explora desde un ángulo diferente la relación de dos hermanos. Ambos son muy distintos, sin embargo el lazo que los une, borroso en un principio, es mucho más fuerte de lo que imaginamos. Héctor tiene una especial preocupación por la “abuela” postrada en cama y con crecientes problemas para respirar a pesar del oxígeno que se le suministra. La aventura de encontrar a “Oveja” obliga a sacarla de la institución donde se encuentra y llevarla junto a ellos en el recorrido.
La cinta tiene un tono sencillo y profundo a la vez. El vigor de Héctor y la calma de Ismael se complementan. Dan cuenta de caras opuestas de una misma moneda que avanzan chocando la mayor de las veces sin un norte claro. Héctor tiene una mente brillante, una memoria privilegiada. La jueza de menores lo conminó a considerar en el código penal todos los delitos cometidos y él se lo aprendió completo. Pero su poca sociabilidad y falta de comunicación no le permite avanzar. Ismael, por su parte, tiene problemas con su novia. ¿Le ha dejado o ha huido? Nada es claro, a pesar de los intentos de su hermano por aclarar el asunto.
“Diecisiete” invita a recorrer un camino con ironía y humor. Una historia en la que podemos entrar si nos dejamos seducir por la personalidad de los hermanos y empatizamos con ellos. La cinta es una apertura a explorar los conflictos internos de sus personajes, su relación y su entorno. Un viaje que revela orfandad, precariedad y falta de oportunidad. También destaca valores, profundiza la hermandad y deja abierta la puerta a una rehabilitación que no necesariamente sigue los caminos formales.
Ficha técnica
Título original: Diecisiete
Año: 2019
Duración: 100 minutos
País: España
Productora: Atípica Films. Distribuida por Netflix
Género: Drama. Comedia | Road Movie. Familia. Adolescencia. Perros/Lobos
Guion: Daniel Sánchez Arévalo
Música: Julio de la Rosa
Fotografía: Sergi Vilanova
Reparto: Biel Montoro, Nacho Sánchez, Lola Cordón, Iñigo Aranburu, Itsaso Arana, Kandido Uranga, Carolina Clemente, Jorge Cabrera, Chani Martín, Mamen Duch
Dirección: Daniel Sánchez Arévalo
lunes, 6 de abril de 2020
Modo Supervivencia
Disponible en Netflix.
Antoine -Guillaume Laurin- es un padre de familia preocupado de estar siempre alerta y preparado para las emergencias. Hay bastante de qué preocuparse; desastres naturales, calentamiento global, catástrofes, etc., y por ello, nunca está de más realizar una operación de evacuación familiar como la inquietante secuencia con la que se inicia esta película del director canadiense Patrice Laliberté.
“Jusqu'au déclin” posee una premisa clara. Observación, preparación y ante un desastre, ¡acción! Antoine no solo lo sabe sino que además lo pone en práctica. Un campamento de rigurosa preparación ofrecido por un conocido YouTuber local llamado Alain -Réal Bossé-, le seduce y decide inscribirse. Obviamente no está solo, tiene compañeros y compañeras que también buscan el preciado entrenamiento para enfrentar situaciones extremas.
El lugar está escondido en la montaña y la idea es que siga así. Son conducidos desde un lugar donde dejan sus autos tapados y donde también deben entregar sus celulares. No pueden ver el camino, solo pueden sentir su desplazamiento. Los días de entrenamiento son duros. No todos congenian, el carácter de cada uno provoca roces, sin embargo logran sortear algunas situaciones. Sin embargo, un incidente lo cambia todo y no hay vuelta atrás. Ahora más que nunca el lema de Alain se hace realidad; para vivir hay que sobrevivir.
Con pocos elementos y de la mano de una estupenda fotografía, el director nos conduce dentro de un relato que se enfoca en la forma en que actuamos en los momentos más críticos, aquellos en que nos jugamos la vida, en que una decisión es vital para continuar o caer.
La película transcurre con ritmo frenético. Su breve duración aporta pues no hay tiempo que perder cuando nos vemos ante una condición de vulnerabilidad y de emergencia. Nos sentimos así, por momentos somos los protagonistas, buscamos una explicación, una salida, o al menos la luz al final del túnel.
Patrice Laliberté usa muy bien la cámara para provocar las sensaciones que percibimos. Combina detalles con planos generales que entregan perspectiva y la vez generan tensión. El resultado es un thriller donde los valores son arrasados por el instinto, donde la solidaridad puede pasar a segundo plano porque cada segundo cuenta para sobrevivir o morir.
Ficha técnica
Título original: Jusqu'au déclin
Año: 2020
Duración: 83 minutos
País: Canadá
Productora: Couronne Nord. Distribuida por Netflix
Género: Thriller | Supervivencia. Naturaleza
Guion: Charles Dionne, Nicolas Krief, Patrice Laliberté
Música: Jason Sharp
Fotografía: Christophe Dalpé
Reparto: Guillaume Laurin, Marc Beaupré, Réal Bossé, Marilyn Castonguay, Guillaume Cyr, Isabelle Giroux, Marc-André Grondin, Marie-Evelyne Lessard, Juliette Maxyme Proulx
Dirección: Patrice Laliberté
“Jusqu'au déclin” posee una premisa clara. Observación, preparación y ante un desastre, ¡acción! Antoine no solo lo sabe sino que además lo pone en práctica. Un campamento de rigurosa preparación ofrecido por un conocido YouTuber local llamado Alain -Réal Bossé-, le seduce y decide inscribirse. Obviamente no está solo, tiene compañeros y compañeras que también buscan el preciado entrenamiento para enfrentar situaciones extremas.
El lugar está escondido en la montaña y la idea es que siga así. Son conducidos desde un lugar donde dejan sus autos tapados y donde también deben entregar sus celulares. No pueden ver el camino, solo pueden sentir su desplazamiento. Los días de entrenamiento son duros. No todos congenian, el carácter de cada uno provoca roces, sin embargo logran sortear algunas situaciones. Sin embargo, un incidente lo cambia todo y no hay vuelta atrás. Ahora más que nunca el lema de Alain se hace realidad; para vivir hay que sobrevivir.
Con pocos elementos y de la mano de una estupenda fotografía, el director nos conduce dentro de un relato que se enfoca en la forma en que actuamos en los momentos más críticos, aquellos en que nos jugamos la vida, en que una decisión es vital para continuar o caer.
La película transcurre con ritmo frenético. Su breve duración aporta pues no hay tiempo que perder cuando nos vemos ante una condición de vulnerabilidad y de emergencia. Nos sentimos así, por momentos somos los protagonistas, buscamos una explicación, una salida, o al menos la luz al final del túnel.
Patrice Laliberté usa muy bien la cámara para provocar las sensaciones que percibimos. Combina detalles con planos generales que entregan perspectiva y la vez generan tensión. El resultado es un thriller donde los valores son arrasados por el instinto, donde la solidaridad puede pasar a segundo plano porque cada segundo cuenta para sobrevivir o morir.
Ficha técnica
Título original: Jusqu'au déclin
Año: 2020
Duración: 83 minutos
País: Canadá
Productora: Couronne Nord. Distribuida por Netflix
Género: Thriller | Supervivencia. Naturaleza
Guion: Charles Dionne, Nicolas Krief, Patrice Laliberté
Música: Jason Sharp
Fotografía: Christophe Dalpé
Reparto: Guillaume Laurin, Marc Beaupré, Réal Bossé, Marilyn Castonguay, Guillaume Cyr, Isabelle Giroux, Marc-André Grondin, Marie-Evelyne Lessard, Juliette Maxyme Proulx
Dirección: Patrice Laliberté
La Lavandería
Disponible en Netflix.
Ellen Martin -Meryl Streep- queda viuda. Un accidente le arrebata a su marido en plenas vacaciones. Devastada por la pena, Ellen siente que lo ha perdido todo. Ni siquiera la posibilidad de una millonaria indemnización puede apagar su angustia. Sin embargo, no hay tal compensación porque el seguro de accidentes no responde. ¿Dónde está la responsabilidad? ¿A quién debe recurrir? En un enmarañado camino, Ellen descubre con pavor que todos los hilos conducen a un estudio de abogados de Ciudad de Panamá, “Mossack y Fonseca”, y decide emprender una búsqueda que desnudará absurdas mentiras y cuantiosos fraudes.
Basada en la investigación periodística del 2017 llamada "Panama Papers”, el director Steven Soderbergh elabora un relato de tono coloquial y con muchos elementos de comedia conducidos por la dupla de los abogados en cuestión. Gary Oldman y Antonio Banderas interpretan a Jürgen Mossack y a Ramón Fonseca, respectivamente, y ellos son los que llevan la historia a través de la narración de sus propias acciones.
La cinta resulta un poco dispersa. No solo vemos la historia de Ellen, también hay otras que muestran el turbio mundo de los negocios que crean estas “empresas de papel” en paraísos fiscales. No es fácil de entender la operación que la película nos muestra pero queda bastante claro que, si bien es un procedimiento legal que usa los resquicios de sistemas económicos que poseen regulaciones insuficientes, desde el punto de vista ético y moral, es una aberración. Y no solo porque permite enriquecimiento desproporcionado sino porque deja de cumplir con los mínimos estándares de protección y elude la responsabilidad cuando las cosas andan mal dejando a cientos de personas perjudicadas.
Soderbergh, siempre vivaz y desafiante, plantea un tema indignante. El abuso, el fraude y la astucia mal entendida generan nuestra molestia instantánea. Nos rebelamos ante eso y empatizamos con la protagonista que busca explicaciones y responsabilidades. No existen los datos concretos, hay falsas direcciones y los nombres están ocultos por una “pseudo” privacidad. Finalmente, nadie asume la responsabilidad y en la hora más triste son siempre perjudicados los mismos de siempre; los más débiles, los que están abajo, los que deben perder para que otros ganen.
“La Lavandería” acierta en la temática aunque queda un poco al debe en la forma. Las actuaciones de su trío central, Streep, Oldman y Banderas, seducen y dejan un gusto más que agradable. Otras tantas se pierden en el camino al igual que algunas historias que aportan solo pequeños detalles a una trama que por momentos se desgrana tanto que arriesga perder su norte. Por suerte, solo se extravía. Un golpe de timón la devuelve al centro de la historia, minutos antes que sea demasiado tarde.
Ficha técnica
Título original: The Laundromat
Año: 2019
Duración: 95 minutos
País: Estados Unidos
Productora: Grey Matter Productions / Anonymous Content / Netflix / Topic Studios. Distribuida por Netflix
Género: Intriga. Thriller. Comedia | Basado en hechos reales. Periodismo. Historias cruzadas
Guion: Scott Z. Burns (Libro: Jake Bernstein)
Fotografía: Steven Soderbergh
Reparto: Meryl Streep, Gary Oldman, Antonio Banderas, David Schwimmer, Alex Pettyfer, Will Forte, James Cromwell, Matthias Schoenaerts, Nonso Anozie, Melissa Rauch, Robert Patrick, Jeffrey Wright, Amy Pemberton, Chris Parnell
Dirección: Steven Soderbergh
Basada en la investigación periodística del 2017 llamada "Panama Papers”, el director Steven Soderbergh elabora un relato de tono coloquial y con muchos elementos de comedia conducidos por la dupla de los abogados en cuestión. Gary Oldman y Antonio Banderas interpretan a Jürgen Mossack y a Ramón Fonseca, respectivamente, y ellos son los que llevan la historia a través de la narración de sus propias acciones.
La cinta resulta un poco dispersa. No solo vemos la historia de Ellen, también hay otras que muestran el turbio mundo de los negocios que crean estas “empresas de papel” en paraísos fiscales. No es fácil de entender la operación que la película nos muestra pero queda bastante claro que, si bien es un procedimiento legal que usa los resquicios de sistemas económicos que poseen regulaciones insuficientes, desde el punto de vista ético y moral, es una aberración. Y no solo porque permite enriquecimiento desproporcionado sino porque deja de cumplir con los mínimos estándares de protección y elude la responsabilidad cuando las cosas andan mal dejando a cientos de personas perjudicadas.
Soderbergh, siempre vivaz y desafiante, plantea un tema indignante. El abuso, el fraude y la astucia mal entendida generan nuestra molestia instantánea. Nos rebelamos ante eso y empatizamos con la protagonista que busca explicaciones y responsabilidades. No existen los datos concretos, hay falsas direcciones y los nombres están ocultos por una “pseudo” privacidad. Finalmente, nadie asume la responsabilidad y en la hora más triste son siempre perjudicados los mismos de siempre; los más débiles, los que están abajo, los que deben perder para que otros ganen.
“La Lavandería” acierta en la temática aunque queda un poco al debe en la forma. Las actuaciones de su trío central, Streep, Oldman y Banderas, seducen y dejan un gusto más que agradable. Otras tantas se pierden en el camino al igual que algunas historias que aportan solo pequeños detalles a una trama que por momentos se desgrana tanto que arriesga perder su norte. Por suerte, solo se extravía. Un golpe de timón la devuelve al centro de la historia, minutos antes que sea demasiado tarde.
Ficha técnica
Título original: The Laundromat
Año: 2019
Duración: 95 minutos
País: Estados Unidos
Productora: Grey Matter Productions / Anonymous Content / Netflix / Topic Studios. Distribuida por Netflix
Género: Intriga. Thriller. Comedia | Basado en hechos reales. Periodismo. Historias cruzadas
Guion: Scott Z. Burns (Libro: Jake Bernstein)
Fotografía: Steven Soderbergh
Reparto: Meryl Streep, Gary Oldman, Antonio Banderas, David Schwimmer, Alex Pettyfer, Will Forte, James Cromwell, Matthias Schoenaerts, Nonso Anozie, Melissa Rauch, Robert Patrick, Jeffrey Wright, Amy Pemberton, Chris Parnell
Dirección: Steven Soderbergh
Suscribirse a:
Entradas (Atom)